2015 – 03 – 21 : Incident de parcours (Monkey shines) film méconnu de Georges Roméro

En dehors des amateurs de films de zombies, Georges Romero est peu connu et offre peu d’intérêt si le genre horreur rebute. Pourtant avec Monkey Shines en 1988, Romero réalise un film hors norme qui aurait mérité plus de succès et d’attention. Film dans l’ensemble assez sombre comme presque toute l’œuvre de Roméro, il est traversé de passages lumineux, presque documentaire qui nous rappelle que le réalisateur de Zombies est aussi un anthropologue et un humaniste. Monkey Shines est un petit budget très efficace qui pose de nombreuses questions existentielles. C’est aussi un film de science fiction avec des passages d’horreur. Il vaut par l interprétation de Kate Mas Neil et du singe capucin Ella (en hommage à Ella Fitzgerald). Une de mes œuvres marquantes des années 80 mais avec sans doute des passages qui pourront rebuter.

 

Ci joint quelques articles.

http://www.dvdclassik.com/critique/incidents-de-parcours-romero

http://www.courte-focale.fr/cinema/critiques/incident-de-parcours/

******************************************************

Critique de film

monkey shines titre

L’histoire

Allan et Ella
Allan Mann
est un brillant étudiant en droit. Il est jeune, sportif, l’avenir semble s’ouvrir à lui jusqu’au jour où, victime d’un accident, il devient tétraplégique. Son monde s’écroule et bientôt Allan ne voit plus que le suicide comme porte de sortie. Geoffrey, un ami chercheur, lui offre alors un petit singe capucin du nom d’Ella. Elle est dressée pour accompagner et aider les handicapés dans leurs vies quotidiennes. Ella se révèle extrêmement brillante et ingénieuse et bientôt une relation fusionnelle s’instaure entre elle et son maître. Relation qui devient exclusive, Ella ne supportant pas la présence de Mélanie, la kinésithérapeute d’Allan et plus généralement toute personne s’interposant entre elle et son maître.

Analyse et critique

Allan rencontre EllaLe succès de Zombie permet à Romero de continuer à travailler de manière indépendante, loin des studios, ce qui lui assure le contrôle artistique de ses films, même si les budgets demeurent toujours serrés. Malheureusement, les échecs commerciaux de ses films suivants (Knightriders, Creepshow et surtout Day of the Dead) mettent un terme à cette situation privilégiée et le cinéaste se retrouve à devoir composer avec ce système des studios qu’il craint tant. Romero quitte Laurel Entertainment, la compagnie qu’il a fondé en 1977 avec Richard P. Rubinstein, et tourne Monkey Shines pour le compte d’Orion. Romero, pas encore habitué au système des studios, se trouve engagé dans un combat permanent avec sa boîte de production. Soumis aux projections tests, il lutte en vain pour conserver le final cut, s’épuise à combattre tout ce que le système a pu inventer pour réduire la part de création au profit du commerce. Les studios, c’est bien connu, aiment récupérer des auteurs reconnus mais s’échinent paradoxalement à limiter leur créativité. La marque, le logo suffit, l’œuvre ne compte pas vraiment.

Ella ne veut pas partirQui plus est, Orion est alors au bord de la faillite et Incidents de parcours, non content d’être mutilé en post production (1), ne bénéficie d’aucun effort lors de sa distribution. De fait, le film passe complètement inaperçu au moment de sa sortie et ce nouvel échec marque le début de la traversée du désert pour le cinéaste de Pittsburgh. Un segment de Deux yeux maléfiques (Due occhi diabolici) en 1990, La Part des ténèbres (The Dark Half, de nouveau produit par Orion) en 1993 puis sept années de silence jusqu’au très mineur Bruiser en 2000… l’échec commercial et personnel d’Incidents de parcours ouvre sur dix-sept années de creux artistique, de projets avortés et fait tomber dans l’oubli l’une des plus grandes figures du cinéma fantastique contemporain. Ce n’est qu’en 2005 que le cinéaste, en signant Land of the Dead, reviendra sur le devant de la scène, bénéficiant du succès du remake de Dawn of the Dead par Zack Snyder et d’un engouement critique bien tardif.

Si le fait de devoir faire une croix sur son indépendance est déjà une déchirure en soi pour Romero, c’est surtout la réception critique et publique du film qui le marque profondément. Incidents de parcours, film de studio, n’en est pas moins une œuvre très personnelle pour le cinéaste et son rejet résonne en lui comme celui de l’ensemble de sa carrière et de ses interrogations d’artiste. Le film traite de questions qui sont souvent au coeur de son cinéma : les rapports de l’homme à son animalité, la frontière entre réflexe et conscience, l’instinct… autant de thèmes déjà évoqués dans The Crazies et Martin et qui trouvent leur plus belle incarnation dans le personnage de Bub, le zombie du Jour des morts vivants qui s’ouvre à la conscience.

Geoffrey défoncéUne fausse piste serait de s’attarder sur la figure du savant fou qui inocule à Ella des cellules humaines, cousin de celui que l’on surnomme Frankenstein dans Le Jour des morts vivants. Romero passe rapidement sur cette question de l’éthique scientifique, déjà abondamment évoquée dans le troisième volet des morts vivants. Le roman de Malcolm Stewart était effectivement plus axé sur l’aspect scientifique ainsi que sur la personnalité criminelle d’Ella. Romero, en adaptant le livre, s’écarte de ces deux sujets pour s’intéresser au lien profond qui se crée entre Ella et Allan, se référant à Dr. Jekyll and Mister Hyde pour décrire les relations qui se nouent entre eux. Ella et Allan, deux lettres les séparent, trois les réunissent : ALL, « tout ».

Ella est au départ une aide pour Allan : elle compense sa paralysie, lui rend de nouveau possible des actions devenues inenvisageables et devient en définitive un véritable prolongement de son corps. Mais bientôt, la frontière entre le corps et l’esprit étant bien mince, Ella se fait prolongement de sa pensée. Elle anticipe ses désirs, puis les devancent et finit par les induire. Ella extériorise la haine qu’Allan porte à ce corps défait dont il est prisonnier, sa frustration, notamment sexuelle.

Ella nourrit AllanOutre Atlantique, plusieurs critiques ont relevé le prétendu caractère misogyne du film de Romero, les femmes étant ici réduites à des figures manipulatrices ou castratrices. Or, c’est simplement que Romero épouse le point de vue de son héros et il faut de toute manière méconnaître totalement l’œuvre du cinéaste pour oser l’accuser de misogynie, lui qui a réalisé l’un des pamphlets féministes les plus radicaux avec Season of the Witch et inventé tant de magnifiques personnages féminins dans ses films. Lorsqu’Allan se retrouve paralysé, sa petite amie le quitte effectivement. C’est bien sûr parce que l’image de l’époux idéal (intellectuel brillant et sportif accompli) s’est désintégrée et qu’Allan ne correspond plus à une norme admissible par la société, mais c’est aussi parce qu’Allan la rejette en faveur d’Ella, figure féminine elle aussi hors norme qui peut passer outre son impuissance sexuelle.

Ella méfianteAllan sourit aux gens mais, au fond de lui, souhaite les voir souffrir. Ella, en totale fusion avec son maître, devient l’extension physique de ses frustrations mentales, un double d’Allan débarrassé de toute hypocrisie sociale. Ella c’est le ça, débarrassé du surmoi. Ella devient une part d’Allan, une part de ténèbre, animale et pulsionnelle qui grandit et le ronge petit à petit. Le cancer Ella est une métaphore de tout ce que l’homme doit prodiguer d’efforts pour étouffer ses pulsions les plus primales, combat de tous les jours qui vise à étouffer ce que nous avons de plus violent, de plus irrationnel et d’illogique en nous. Lorsque l’on ne lutte plus contre son animalité, celle-ci nous submerge et nous guide. Ella ne se contente plus dès lors de prendre en charge la haine et les frustrations de son maître, elle les attise et les induit.

La mise en scène de Romero sépare d’abord le film en deux mondes, celui d’Allan et celui d’Ella, l’homme et l’animal, de manière à ensuite créer des points de jonction. Il y a d’un côté des plans fixes qui rendent compte de l’insupportable paralysie d’Allan, de l’autre des mouvements de caméras rapides qui épousent le regard de l’animal. Ces travellings déchaînés, qui ne pourraient être que des poncifs, ne sont pas là pour faire naître le suspens mais pour montrer la contamination d’Allan par Ella. Ce qui n’est d’abord qu’un regard animal devient l’expression de la rage d’Allan, de sa frustration et de sa colère enfin libérée. Romero, qui privilégie dans un premier temps les plans rapprochés d’Allan, jouant sur l’empathie du Ella énervéespectateur en mettant en avant la solitude de son personnage par son isolement dans le cadre, accélère le rythme du film et perturbe le déroulement du récit par des inserts de plans subjectifs d’Ella de plus en plus omniprésents. L’image se gorge de rouge et le montage se fait de plus en plus abrupt tandis que le film va crescendo dans la folie et l’horreur. Jusqu’au duel final où Allan devra puiser au plus profond de son animalité pour, paradoxalement, parvenir à la dompter.

Monkey Shines est un film dérangeant, cruel et inquiétant. Souvent mal considéré, il trouve pourtant naturellement sa place dans la passionnante filmographie de son auteur. C’est aussi, il ne faut pas l’oublier, un thriller palpitant où Romero instaure avec brio une mécanique du suspens finalement peu coutumière à son cinéma.

(1) Ainsi l’épilogue, ridicule et à contre sens complet du film, a été imposé à Romero. Dans la version d’origine, Geoffrey Fisher menaçait de libérer une horde de singes ayant subi les mêmes expériences qu’Ella.

******************************************************

REALISATION : George Romero
PRODUCTION : Orion Pictures Corporation
AVEC : Jason Beghe, John Pankow, Joyce van Patten, Stanley Tucci
SCENARIO : George Romero
PHOTOGRAPHIE : James A. Contner
MONTAGE : Pasquale Buba
BANDE ORIGINALE : David Shire
TITRE ORIGINAL : Monkey Shines
ORIGINE : Etats-Unis
GENRE : Fantastique
ANNEE DE SORTIE : 1988
DUREE : 1h53
BANDE-ANNONCE

Synopsis : Allan, jeune homme à l’avenir brillant, est un jour victime d’un accident qui le paralyse totalement. Grâce à Ella, une petite guenon que lui a donnée son ami Geoffrey, Allan reprend gout à la vie. Seulement Geoffrey est un genie de la recherche scientifique. Sa derniere trouvaille: augmenter l’intelligence des primates en leur injectant un serum constitué de tissus du cerveau humain. Bien entendu, la petite guenon d’Allan n’a pas echappé à ses experiences.

[Écrivez pour Courte-Focale !] Condamné à atténuer le radicalisme de son message final par un épilogue à la Chris Colombus des mauvais jours (voulu par les studios Orion), blessé dans sa tâche par la promotion inexistante et donc l’échec commercial percutant de son bébé, Romero s’est vu porter Incident de parcours à bout de force, preuve s’il en est que le cinéaste n’a jamais eu de chance concernant la pérennité de ses pièces « hors-zombies ». Quand Romero, comme par malédiction, se met aujourd’hui à enchaîner les films de genre en vantant les mérites politiquement incorrects de ces essais balbutiants, il en oublie les vertus atypiques de son cinéma : un art qui puise ses qualités d’une dimension critique bien plus intense, et bien moins explicite, un jeu de la transgression bien au-delà de la quelconque mise en abyme d’une société et de sa politique. En vérité, au lieu de morts-vivants, il s’agit avant tout de scruter l’humanité, non pas en tant que philosophe, mais à la manière, savante et désenchantée, d’un anthropologue ne lésinant pas sur le symbole-choc.

Artiste handicapé par la maladie de la « case », de l’étiquette, l’auteur de Martin se démontre bien plus complexe que les discours manichéens qu’on a pu lui affilier, n’obéissant qu’à ses humeurs du moment, allant de l’Apocalypse à l’optimisme, et à sa vision, certes éphémère, de l’esprit et des états d’esprit de l’homme, de sa propre philosophie de vie. Chaque film porte à penser qu’il se trouve là, en-dehors des interprétations des acteurs et du caractère fantastique des histoires, un propre reflet de Romero himself : la vision épique d’un Knightriders s’impose comme l’alternative moins crépusculaire et plus respirable du cinéma de Romero, éloge de la liberté d’agir, de la passion communautaire contre tout ordre quel qu’il soit, du sacrifice au service de ce que l’on aime faire. Réflexion fortement méta-textuelle sur le Cinéma s’il en est ! Et, tel un pôle inversé, chaque élément de cet Incident de Parcours esquisse l’image d’un réalisateur broyant du noir, concevant que chacun des échecs qu’il aura à affronter dans sa carrière, chaque concession artistique, pourrait le tuer s’il ne maîtrise pas son esprit en tenant compte des « 2000 ans de civilisation » bien véridiques, à ses arrières.

L’histoire est sacrément équivoque : un sportif baignant dans le bonheur (le succès ?) se retrouve dans une situation pathétique (l’échec) après avoir été renversé par une voiture. Tétraplégique, il devra compter sur l’aide d’un singe à l’intelligence incroyable, Ella, figure simiesque s’occupant de lui avec un amour quelque peu dérangeant. Situation d’autant plus déstabilisante que l’ami scientifique du protagoniste n’a pas manqué d’attribuer au singe quelques doses de liquide provenant tout droit d’un cerveau humain…Malgré l’affection d’une très jolie dresseuse, notre héros ne pourra rien faire contre le mal absolu qui le contamine : la haine qui immobilise son esprit… et se concrétise par des actes criminels commis par son macaque, extension bien réelle de son inconscient destructeur ! Violence envers une mère castratrice, violence envers une femme le trompant avec son médecin, violence envers tout élément perturbateur l’affligeant au fil des jours…Comment ne pas y voir l’état d’âme de Romero, qui n’a cessé de construire des ouvrages basés sur la survie oscillante, la décadence, l’humain réduit à l’état de chair ambulante ? Passant de métaphore d’un romantisme morbide quasiment poétique (ce baiser du singe porté sur la lèvre saignante de l’homme !) à perturbation mentale constante (une très tendre scène d’amour parasitée par des cris aigus de singes agités), le singe encouragera, lors d’un incroyable climax, l’Homme à revenir à un état terrible de régression…

Et par le biais de la déconstruction mentale, cet anthropologue qu’est Romero nous rappelle que toute idée d’évolution n’est que chimère, et que c’est l’acte physique le plus atrocement primitif qui décidera de la fin de l’humanité (contenue en nous) comme de l’Humanité (avec un grand h). Le gars typique, face à l’idée d’autodéfense, redevient l’animal violent qu’il n’a cessé d’être depuis la nuit des temps. Déprimant constat, dans la mesure où le singe est inséparable du protagoniste, partageant son intimité, quotidienne comme psychique : il s’agit donc d’un duel sanglant livré contre soi-même. Jolie allégorie de l’artiste qui, en plus de devoir livrer une lutte contre les institutions (et si les studios n’étaient rien d’autre que ce personnage de la mère autoritaire et hystérique ?) n’a plus bel ennemi que lui-même : sa fragilité est une fatalité et ses émotions demeurent difficilement contenues face au consensus qui font état de « paralysie »…Combat chaotique ! Puisque, ainsi que l’illustre la fin alternative, c’est l’anarchisme de l’inconscient et la violence pulsionnelle qui remportent la victoire : et une tribu féroce de singes d’assurer le massacre final ! Dans ce décorum propre à toutes les théories, le cinéaste imagine la dangerosité de cette agressivité qui le conditionne en privilégiant la création artistique. Incident de Parcours prend alors la forme d’un exercice stylistique vital conduisant à la Catharsis…ce n’est « que du cinéma », comme le surligne l’adage.

Curieux objet filmique, non dénué de défauts mais porté par une sincérité presque effrayante, Incident de parcours est un joli témoignage psychanalytique, prouvant qu’un certain cinéma en dit souvent bien plus que mille ouvrages universitaires de philosophie.

2015 – 03 – 21 : Le Village des Damnés : un classique de la science Fiction

Le Village des damnés (Village of the damned) est un classique de la science fiction de 1960 qui a traversé les années. A l’image de L’invasion des profanateurs (Body Snatchers) il est en noir et blanc et n’utilise que très peu d’effets spectaculaires. Beaucoup de l’intérêt réside dans le scénario et l’ambiance générale. Si une des ficelles des films de science fiction est de projeter sur des extra-terrestres ses propres peurs, c est ici parfaitement réussi. Film passionnant et captivant, il est un exemple efficace de ce qu on peut faire de mieux dans un genre qui donne pas mal de navets.

Ci joint un article pour aller plus loin dans l’analyse.

http://www.devildead.com/indexfilm.php3?FilmID=1497

*************************************************************************************

C’est une matinée paisible pour le petit village de Midwich. Femmes et hommes vaquent à leurs occupations quotidiennes lorsque soudain, tous sombrent dans un inébranlable sommeil. L’armée est mobilisée mais restera impuissante jusqu’au réveil, quelques heures plus tard, de l’ensemble de la population. Alors que tout semble redevenu normal, les femmes du village découvrent une à une qu’elles sont enceintes. Le lien avec l’étrange événement passé ne fait aucun doute, d’autant qu’à l’heure des naissances, les bébés possèdent tous les mêmes caractéristiques physiques. Leur croissance intellectuelle hors normes laisse bientôt apparaître le sombre dessein de ces diaboliques rejetons : Prendre le contrôle global de notre planète.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

LE VILLAGE DES DAMNES, avant d’être un excellent film, est l’adaptation d’un roman particulièrement intelligent de l’écrivain britannique John Wyndham. L’œuvre parait en 1957 sous le titre étrange de «Midwich Cuckoos» avant d’arriver deux ans plus tard sur le sol français. La traduction fidèle du nom du livre («Les coucous de Midwich») reprend donc fort logiquement l’évocation faite à ce sympathique oiseau qu’est le coucou. En effet, en plus de son chant caractéristique, ce cuculidé se démarque des autres par son attitude dite «parasitaire». A savoir que la femelle, quelque peu fainéante et intrusive, sélectionne le nid d’un autre oiseau pour y déposer son œuf. C’est donc le propriétaire du confortable logis qui devra par la suite couver la progéniture du coucou, laquelle possède d’ailleurs une durée d’incubation bien plus courte que la normale. Une fois son premier cri poussé, l’intrus coucou sera même nourri par son infortuné hôte ! Un mode de fonctionnement en parfaite adéquation donc avec les faits décrits dans le roman, à l’échelle humaine cette fois…

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

Bien que retitré, le long métrage réalisé en 1960 conserve l’intégralité du propos et nous confronte à une intrusion «de l’intérieur» à la manière d’un mésoparasite. Ainsi, qu’elles soient en couple, seules, veuves ou encore présentes sur les bancs de l’école, toutes les femmes en âge de féconder sont déclarées enceintes. Un événement habituellement associé à un intense bonheur qui, généralisé par «miracle», deviendra bien vite un affreux cas de conscience mettant en opposition l’instinct maternel et la crainte de l’inconnu. Car en plus des doutes et questionnements légitimes liés à n’importe quelle grossesse s’ajoute une question qui demeurera sans réponse : D’où viennent ces embryons ? LE VILLAGE DES DAMNES nous invite donc à partager l’angoisse de ces futures mères allant jusqu’ à douter de l’amour qu’elles pourront porter à leur progéniture. Angoisse qui ne fera que s’aggraver à la naissance, forcément massive, des terrifiants loupiots.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

A cet instant, l’intuition des femmes prend forme et leurs craintes se transmettent aux hommes. Car en effet, nous n’avons pas à faire là à de classiques bambins : Point d’émotion sur leur visage poupon, pas plus que de lien physique pouvant les rapprocher de leurs «parents». Fini les trop classiques «Qu’il est beau, il ressemble à sa mère !». Non, ces enfants font peur et ne ressemblent qu’à eux. Ils possèdent de surcroît quelques caractéristiques pour le moins étranges. Leur chevelure blonde, leur teint blafard, leur visage inexpressif et leurs yeux clairs semblent ainsi évoquer une «race supérieure» malheureusement d’actualité quelques années plus tôt. Mais, bien plus que le nazisme et les Aryens, c’est d’abord la crainte du communisme et plus globalement la guerre froide qu’évoque le métrage. Cette crainte, née au lendemain de la seconde guerre mondiale résulte des deux puissances mondiales alors en place. Tout comme la «terreur nucléaire», la guerre froide et la peur du bloc communiste occupèrent une place non négligeable au cinéma, particulièrement dans les récits fantastiques. Nous citerons pour l’exemple LA CHOSE D’UN AUTRE MONDE de Christian Nyby, L’INVASION DES PROFANATEURS DE SEPULTURES de Don Siegel ou encore LA GUERRE DES MONDES de Byron Haskin.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

Dans LE VILLAGE DES DAMNES, ce groupe d’enfants, envahisseurs malfaisants, est donc bien évidemment l’image métaphorique du monstre communiste vu par les pays membres de l’Otan. Image qui n’a du reste de cesse de se clarifier tout au long du métrage. Ainsi, les bébés grandissent et deviennent très vite inséparables. Plus qu’une unité physique, ces petits êtres communiquent entres eux par la pensée et possèdent un «esprit commun» (à rapprocher de «la pensée unique»). Ce que l’un des leurs sait, les autres le savent aussi. Que l’un d’entre eux soit en danger et ce sont tous ses compagnons qui entrent en guerre… Le final lui-même nous offre une image qui ne laisse aucune place au doute, celle d’un mur de brique supposé stopper la progression des démons. Ce mur de brique, c’est bien évidement celui que l’on appellera dès 1945 le «rideau de fer», une frontière séparant les deux blocs alors en opposition en Europe. Un mur qui verra du reste sa concrétisation partielle en 1961 via le mur de Berlin…

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

Mais laissons là ce second niveau de lecture pour nous intéresser à l’œuvre cinématographique en elle-même. LE VILLAGE DES DAMNES est donc une production britannique au budget plutôt modeste. Le choix est fait d’opter pour un noir et blanc de fort bon aloi puisqu’il participe grandement à l’ambiance générale du métrage. La campagne anglaise, d’abord paisible, devient ainsi très vite inquiétante et une touche de désespoir semble dès lors planer sur le film réalisé par un certain Wolf Rilla. D’origine allemande, l’homme oeuvrera aussi bien pour la télévision que pour le cinéma. Reste que sa carrière ne comportera qu’un seul véritable joyau et c’est bien entendu celui que nous évoquons ici même. En plus du noir et blanc, le faible budget alloué par la filière anglaise de la MGM impose un style particulier à l’œuvre. Le métrage se devra d’être très suggestif et ne pourra qu’en de très rares occasions dévoiler visuellement les conséquences des actes des enfants. Là encore, cette «restriction» est un plus qui engendrera bon nombres de séquences réellement marquantes. Parmi celles-ci, nous citerons cet homme, contraint par les petits démons d’user de son fusil contre lui-même. L’alternance des plans dévoilant le regard froid et terrifiant des enfants ainsi que celui, hypnotisé et impuissant des parents est un parfait exemple de la force dégagée par le film.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

Bien entendu, ces scènes n’auraient aucun intérêt sans la présence d’enfants réellement convaincants à l’écran. Faire reposer l’atmosphère inquiétante d’un film sur les seules épaules d’enfants acteurs est une gageure mais, fort heureusement, le résultat est là et ce en partie grâce au «leader» du groupe. Ce démon miniature est incarné par le très jeune (12 ans à l’époque) acteur Martin Stephens. Si ce nom et ce visage ne vous sont pas étrangers, c’est normal puisqu’il sera aussi l’année suivante l’inquiétant interprète du petit Miles dans le chef d’oeuvre LES INNOCENTS. Un acteur tout simplement incroyable qui nous livre ici une véritable performance, mariant parfaitement la froideur des propos et la dureté du regard pour une composition à glacer le sang. Nul doute que les spectateurs-parents seront pétrifiés par la terrifiante distance que met le petit David entre lui et ses malheureux parents.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

Incarnés respectivement par Barbara Shelley et George Sanders, cette mère attentive et ce père scientifique abordent tous deux leur nouveau statut de parent de manière fort différente. Bien que la nature «hors normes» puis finalement monstrueuse de leur rejeton ne fasse aucun doute, la mère ne peut que tenter de créer un lien émotionnel normalement spontané. Elle qui porta le fœtus plusieurs mois durant ne peut en aucun cas défier la nature qui lui dicte un comportement protecteur et aimant. L’attitude de son enfant est par conséquent un véritable déchirement doublé d’un échec maternel. Le choc est purement sentimental alors que pour son époux, la donne est toute autre. Très vite, le personnage de Gordon Zellaby appréhende David non pas comme son fils mais comme le sujet d’une nouvelle et étonnante expérience. Un père prend réellement conscience de son nouveau statut à la naissance de son enfant (contrairement à une mère qui «ressent» le foetus et «communique» avec lui bien avant) mais quel comportement adopter lorsqu’il est évident que l’enfant n’est pas de soi et qu’en plus, il s’agit d’une créature comme nous n’en avons jamais vu ? Gordon se montre donc particulièrement distant et, pour tout dire, presque aussi insensible que l’enfant monstrueux.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

Ainsi, bien que ce soit les femmes du film qui appréhendent le mieux le malaise général occasionné par l’arrivée de ces «êtres», ce ne sont que les hommes qui pourront agir avec le détachement suffisant et nécessaire. Les tentatives seront multiples et, à dire vrai, désastreuses, chacune se soldant inévitablement par un drame. Le dénouement prendra donc la forme d’un affrontement psychologique entre les envahisseurs juvéniles et l’homme de sciences qu’est Gordon Zellaby. Un dénouement riche de sens nous montrant, conformément à la mentalité de l’époque, qu’un sacrifice individuel peut s’avérer nécessaire voire indispensable à la sauvegarde d’un monde libre. Fort de son succès, LE VILLAGE DES DAMNES engendrera une suite nommée CHILDREN OF THE DAMNED trois années plus tard. Intéressante, elle change la donne et tente coûte que coûte de se démarquer du film de Wolf Rilla. L’apparence physique des bambins est donc abandonnée, de même que leurs origines extra-terrestres et le cadre «étriqué» du petit village pour des enjeux planétaires plus probants. Le sous-texte cède aussi la place à un autre, plus orienté sur la religion même si l’«immaculée conception» donnant vie à des êtres d’exception fût déjà, peut être, l’un des thèmes sous-jacents du premier opus… Le propos de cette suite est moins «fin», le manque de budget particulièrement pénalisant et l’œuvre globalement bien moins maîtrisée. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bien entendu là d’un film à découvrir. Le remake réalisé par John Carpenter en 1995 se révèle en revanche bien plus dispensable. Plus graphique, plus «rentre dedans», moins malin et réalisé sans inspiration, cette nouvelle vision de l’œuvre relève indéniablement de l’échec pour prétendre même au titre de «plus mauvais film de Big John». On oubliera.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

LE VILLAGE DES DAMNES est arrivé chez nos revendeurs avec un premier handicap de taille. En effet, contrairement à l’édition américaine qui proposait le film et sa suite sur un même disque (pour un prix modique), la version Zone 2 ne dispose que de l’oeuvre originale. Second souci, nous perdons aussi l’excellent commentaire audio donnant la parole à l’écrivain/historien passionné qu’est Steve Haberman… Un constat bien regrettable qui ne doit pas pour autant nous empêcher de (re)découvrir l’œuvre.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

Le film nous est donc proposé dans une copie 1.77 noir et blanc encodée en 16/9ème. Une copie de qualité offrant des contrastes puissants et des teintes «justes». L’encodage se fait discret et nous n’aurons pas à déplorer les trop classiques défauts constatés lors du passage en numérique de métrages filmés en noir et blanc (fourmillement, halo détourant les personnages en mouvement ou rémanence). Seules quelques rares séquences laissent place à un grain douteux, ne semblant toutefois pas être lié à la compression…

Du côté des pistes sonores, ce disque français, à l’image de son homologue américain, se montre plus que satisfaisant avec bien entendu la version originale anglaise à laquelle s’ajoute les doublages français et italien (ce dernier étant absent du disque américain). Ces trois options sont proposées dans un mono d’origine clair et agréable. La piste française s’avère toutefois un cran en dessous sur le plan qualitatif avec une légère sensation «d’étouffement» des voix. Les enfants semblent par ailleurs, et comme c’était souvent le cas, doublés par des femmes, ce qui n’est pas toujours du meilleur goût… A cela s’ajoute une série de sous-titres qui devraient à n’en pas douter donner satisfaction.

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

Sur le plan éditorial, nous perdons comme nous l’avons dit le passionnant commentaire audio du disque Zone 1. Nous n’héritons en échange de rien, si ce n’est une bande-annonce plutôt décalée : Celle de la collection James Dean ! On ne peut donc être que très déçu par une telle légèreté, en réel déphasage avec la qualité et l’intelligence de l’œuvre…

Photo : VILLAGE DES DAMNES, LE (VILLAGE OF THE DAMNED)

LE VILLAGE DES DAMNES est donc un film à la fois fort et intelligent, doté d’un scénario aussi intriguant qu’inquiétant. La maîtrise du noir et blanc, la suggestivité au service de l’ambiance et le jeu incroyable des enfants-acteurs sont autant d’éléments qui contribuent à faire du métrage de Wolf Rilla une véritable petite perle du cinéma britannique. Ainsi, malgré la modestie des moyens engagés, le film parvient sans mal à se frayer une petite place aux côtés d’œuvres majeures comme L’INVASION DES PROFANATEURS DE SEPULTURES ou LA GUERRE DES MONDES.

Xavier Desbarats

2015 – 03 – 07 : El Perdido (1961) de robert Aldrich

El Perdido (The last Sunset) est un western peu classique comme l’est toute la filmographie de Robert Aldrich. Inutile de chercher du classique dans ce film crépusculaire poétique mais aussi très sombre. Comme souvent chez Aldrich on est dans la drâme presque inévitable.

Tous les codes du western (le trio amoureux, la vengeance, les indiens, le convoi de bétail) sont utilisés mais détournés. De Kirk Douglas à Rock Hudson les acteurs sont éblouissants mais fragiles et la mise en scène de Aldrich urgente ne laisse pas la place à des scènes quelconques.

On est dans le film brillant très sombre  qui ne peut s’apprécier de mon point de vue que bien reposé sous peine de perdre sa densité et son intensité dramatique.

 

Ci joint un article interessant

http://www.dvdclassik.com/critique/el-perdido-aldrich

L’histoire

Le shérif Dana Stribling (Rock Hudson) poursuit Brendan O’Malley (Kirk Douglas) depuis plus de cinq années, depuis que ce dernier a tué son beau-frère et causé du même coup le suicide de sa sœur. S’étant fait à l’idée d’être bientôt rejoint par l’homme de loi, O’Malley s’arrête au Mexique où il trouve asile dans le ranch de John Breckenridge (Joseph Cotten) ; il y retrouve Belle (Dorothy Malone), l’épouse de John, avec qui il eut autrefois une liaison passionnée. John, dévasté par l’alcool, demande à O’Malley de l’aider à conduire son troupeau jusqu’au Texas. Stribling arrive comme prévu peu après et accepte lui aussi de faire partie du convoi pour tenir O’Malley à l’œil. Maintenant qu’il l’a enfin appréhendé mais qu’il ne peut pas utiliser son mandat d’arrestation en dehors du territoire américain, il ne veut surtout pas le perdre de vue d’ici là. Stribling promet également de ne lui régler son compte (s’il ne se laisse pas trainer devant le tribunal) qu’une fois leur mission accomplie, les bêtes arrivées à destination. C’est le début d’un voyage qui ne sera pas de tout repos : en plus des tensions internes, les ennuis arrivent également de l’extérieur, John allant en faire le premier les frais, abattu sans sommation lors d’une rixe avec d’ex-soldats confédérés. Malgré le deuil, sa jeune fille (Carol Lynley) tombe amoureuse d’O’Malley tandis que Stribling n’est pas insensible au charme de Belle…

Analyse et critique

Alors qu’elle connait des difficultés financières dues à la production du Spartacus de Stanley Kubrick, Bryna Productions, la compagnie de Kirk Douglas, cherche activement un projet qui permettrait de renflouer ses caisses. A la demande du comédien, très satisfait du scénario de Spartacus, Dalton Trumbo se met alors rapidement à pondre l’intrigue de The Last Sunset sans être très convaincu par la qualité de son travail. En effet, ce dernier a en tête d’autres sujets qui le passionnent bien plus comme le scénario de Seuls sont les indomptés (Lonely Are the Brave) que réalisera David Miller l’année suivante avec à nouveau Kirk Douglas en tête d’affiche. Pour The Last Sunset, Douglas engage Rock Hudson pour principal partenaire masculin ainsi que Robert Aldrich pour le réaliser, le cinéaste étant connu pour ses idées libérales, sa forte tête et son refus de se plier à quelconques exigences. Il avait auparavant déjà tournés deux westerns mémorables en 1954, Bronco Apache et Vera Cruz, tous deux avec Burt Lancaster. Après l’échec du Grand couteau (The Big Knife), auquel il tenait beaucoup, et la réalisation d’Attaque (Attack !), l’un des sommets du film de guerre, Aldrich a tourné plusieurs œuvres parmi les plus faibles de sa carrière. Il faut dire que suite à la fermeture de sa propre société de production (qui renaîtra suite au succès des Douze salopards), il n’eut pas d’autres choix que d’accepter des projets auxquels il ne croyait pas ; El Perdido en fera partie. Robert Aldrich et Kirk Douglas ayant des caractères aussi trempés et directifs l’un que l’autre, les relations entre les deux hommes se révèlent tellement tumultueuses que le tournage devient vite cauchemardesque pour tous ses participants. Kirk Douglas accusa par exemple Aldrich de ne pas avoir été assez impliqué, ayant fait soi-disant venir sur le plateau d’autres scénaristes avec lesquels il s’occupait de préparer ses prochains films. Quant à Aldrich, selon ses propres dires et à l’instar de Trumbo, The Last Sunset ne semble effectivement guère l’avoir intéressé. Plus tard il reniera quasiment le film du fait de n’avoir pas supporté ni les conditions de tournage ni l’attitude dictatoriale de sa capricieuse vedette principale.

Une expérience particulièrement désagréable. L’ensemble a mal commencé, s’est mal continué et s’est mal terminé. Kirk Douglas a été impossible” dira-t-il en 1969 tout en louant dans le même temps le professionnalisme et le talent de Rock Hudson. Quoi qu’il en soit, à mon humble avis, malgré sa gestation fortement houleuse, le résultat final ne s’en ressent pas même si une majorité de critiques et historiens du western pensent et ont écrit le contraire. En effet, tout du moins en France, le film fut très mal accueilli et traîne encore aujourd’hui une réputation peu flatteuse. Prenons pour exemple l’avis de quelques-uns de nos spécialistes du genre. A l’instar du “ambition au niveau du roman photo” de Jean-Louis Rieupeyrout et du “Aldrich frôle la mièvrerie” de Bertrand Tavernier, il n’y eut que peu d’échos favorables à ce western encore assez mal aimé de nos jours, et qui m’apparait au contraire comme l’une des plus belles réussites non seulement de son scénariste mais également de son réalisateur, bien évidemment loin du cynisme et de la hargne de Vera Cruz et de la plupart de ses opus suivants, d’où peut-être l’origine de la déception que fut El Perdido pour les plus grands admirateurs de ce cinéaste coup-de-poing ?! De cynisme, The Last Sunset n’en est néanmoins pas totalement dépourvu et s’exprime au travers du personnage interprété par Kirk Douglas, homme-enfant qui pense encore que tout lui est dû. Lorsque l’époux de Belle lui dit qu’il est prêt à partager tout ce qu’il possède (“Everything that’s mine is yours“), le sourire en coin d’O’Malley lorgnant sur l’épouse de son hôte ne fait aucun doute ; à la première occasion il prendra cette phrase à la lettre ! Le personnage d’O’Malley est d’ailleurs celui qui tient au sein du film la place prépondérante ; certaines mauvaises langues diront que c’est parce que Kirk Douglas a intégralement supervisé le montage pour se mettre en avant. Néanmoins, son O’Malley demeure inoubliable, sorte d’adolescent n’ayant pas encore accompli sa mue d’adulte, d’où ce mélange de cynisme et de douceur naïve, de fougue, de rage contenue et de passion, typique d’une jeunesse trop sûre d’elle et qui se croit encore tout permis sans aucun remords une fois les choses les plus viles accomplies.

O’Malley est un pistolero haut en couleurs, paradoxalement tout de noir vêtu comme, à l’instar du Billy le Kid personnifié par Robert Taylor dans le film homonyme de David Miller, le genre de cowboy d’une rare élégance et parfaitement bien “sapé” qu’enfants dans les années 60/70 nous rêvions d’être. Cet accoutrement de “m’as-tu-vu” plus le fait de porter un petit Derringer au lieu du revolver traditionnel renforcent le côté assez immature et vaniteux de cet homme, certes fortement charmeur et passionné, mais dans le même temps égoïste, vantard et gouailleur, ne sachant pas gérer ses pulsions ni ses brusques accès de rage. Un antihéros (il s’agit quand même d’un assassin) charismatique et extraverti comme seul savait les personnifier Kirk Douglas avec sa immense palette de jeu. L’acteur n’hésite d’ailleurs pas à pousser la chansonnette (en espagnol qui plus est pour interpréter la fameuse Cucurrucucu Paloma), car O’Malley se fait aussi poète à ses heures, racontant à ses compagnons de voyage des histoires fantaisistes de son cru sous forme de paraboles, palabrant sans fin sur la vie, l’amour, la mort… Comme c’est la cas pour de nombreux adolescents, c’est un homme dont la force de caractère le dispute constamment à la fêlure et à l’inquiétude d’un avenir incertain ; le meurtre pour lequel il est recherché a fait suite à une simple crise de jalousie. Et durant le film c’est un chien qui passe tout près de se faire étrangler lors d’une séquence d’une grande puissance, l’homme et l’animal se faisant face avec une égale rage. Tour à tour envoûtant et effrayant, il exerce une fascination bien réelle autant sur les autres personnages que sur le spectateur ; il est donc tout à fait logique qu’à ses cotés et en comparaison Stribling apparaisse comme terne et lisse, en un mot, plus convenu. Il s’agit de la figure type de l’homme de loi taiseux, solide, rassurant et droit dans ses bottes, ne doutant jamais de son bon droit et n’ayant qu’une autre idée en tête en dehors de bien accomplir son devoir, celle de trouver une femme douce et aimante qui pourra l’attendre à la maison. Rock Hudson ne pouvait pas faire autrement que de jouer la sobriété pour ce rôle en retrait d’un digne représentant de la force tranquille, sans défauts hormis une forte misogynie, un puritanisme flagrant et des idées bien arrêtées sur la place de la femme dans la société. L’accuser de fadeur me parait du coup bien injuste puisque c’est justement le contraste entre les deux hommes qui rend leurs relations si intéressantes, si conflictuelles.

Pour rester dans l’imagerie traditionnelle du western classique (car El Perdido lui est encore bien lié malgré son ton, ses audaces et ses digressions), le duel final qui oppose les deux hommes (il ne s’agit pas vraiment d’un spoiler car nous nous attendons durant toute la durée du film à ce qu’il ait lieu) se révèle comme il se doit bigger than life. Dans sa forme en revanche il annonce les westerns qui vont fleurir dans les années qui suivent et a d’ailleurs très certainement influencé Sergio Leone, son découpage, sa gestion du rythme et sa mise en scène préfigurant grandement les séquences identiques du cinéaste italien pour ses westerns à venir. En revanche, à partir de maintenant, ce qui va suivre ici et dans les paragraphes à venir ferait bien de ne pas tomber sous les yeux de ceux qui n’aiment pas qu’on leur gâche l’effet de surprise ! D’une manière assez audacieuse, c’est hors-champ que O’Malley mord la poussière et l’on se rend compte peu après qu’il s’agissait de sa part d’une sorte de suicide puisqu’il n’avait pas chargé son arme. Ce sacrifice déchirant (afin que son amour de jeunesse ne soit pas “veuve” une deuxième fois par sa faute, et aussi pour ne pas succomber à l’inceste sur lequel nous revenons au paragraphe suivant) prend place dans une scène poignante et d’une profonde mélancolie ; il s’agit d’une situation presque inédite dans le western puisque seulement déjà abordée – d’une manière cependant un peu différente – par Robert Parrish dans Libre comme le vent (Saddle With the Wind) et Arthur Penn dans Le Gaucher (The Left-Handed Gun), John Cassavetes et Paul Newman en faisaient alors les frais. L’autodestruction d’O’Malley est encore bien plus touchante que les exemples précédents, les quelques plans qui suivent sa mort finissant de faire de ce western un des plus romantiques et lyriques qu’il nous ait été donné de voir jusqu’à présent. La douceur du plan qui voit Carol Lynley caresser la tête de son père est absolument sublime, d’autant qu’il est immédiatement suivi par un splendide mouvement de grue ascendant qui clôt le film en dévoilant par un plan d’ensemble le lieu de la tragédie avec tous ses participants, accompagné du très beau thème musical signé Dimitri Tiomkin.

Aux côtés du truculent O’Malley (cependant non dénué de failles et d’inquiétudes) et du plus terne Stribling (la faute en incombant non pas à Rock Hudson mais à Dalton Trumbo, qui reconnaissait volontiers n’avoir pas eu le temps, la possibilité ni l’envie de l’enrichir davantage), nous avons droit à deux personnages féminins inoubliables, bien plus matures que leurs pendants masculins. Ce qui nous démontre que le scénariste, malgré ses dires, n’avait pas démérité, loin de là ! Tout d’abord Dorothy Malone se voit offrir l’un de ses plus beaux rôles. Une femme sensible qui, après tant de drames et une vie aussi laborieuse, n’aspire qu’à une seule chose, trouver enfin la tranquillité et la stabilité ; il est du coup tout à fait logique qu’elle se tourne plus volontiers vers le roc que s’avère être le shérif que vers l’aventurier immature qui ne ferait que lui empoisonner encore plus l’existence. Tout en douceur et en intelligence, sans jamais trop en faire, Dorothy Malone s’approprie magnifiquement ce très beau personnage de forte femme à la fois intelligente et pragmatique (“Men kill or get killed and women bury them. We’re professional survivors“) ; on ne regrette pas qu’Aldrich l’ait préféré à la pourtant superbe Ava Gardner. Sa fille est interprétée par la délicieuse Carol Lynley, qui laissera probablement une empreinte durable dans le cœur de nombreux spectateurs. Jeune adolescente qui s’éveille à la féminité et qui veut qu’on la considère désormais comme une femme, elle va littéralement tomber en adoration devant le charme ravageur de l’homme en noir. Son apparition nocturne diaphane, alors qu’elle est vêtue de la robe jaune que portait sa mère des années auparavant et qui avait fait chavirer d’amour O’Malley, est un plan magique, d’une beauté à couper le souffle, l’une de ces images que les aficionados du genre garderont bien ancrée dans leur panthéon. Car rares sont les westerns qui auront versé aussi ouvertement dans le romantisme et le lyrisme même si, ne l’oublions pas, dans cette veine, Aldrich avait déjà frappé assez fort avec son premier film, Bronco Apache, notamment dans les relations entre Burt Lancaster et Jean Peters. Une séquence d’autant plus bouleversante que l’on se rend compte à cet instant qu’O’Malley était en fait plus amoureux du souvenir idéalisé de Belle que de la Belle en chair et en os qu’il venait de retrouver. Et d’ailleurs, à partir de ce moment-là, le pistolero va reporter son amour sur la jeune fille (“A new smell to follow“). Un virage assez culotté puisqu’il va permettre d’aborder frontalement la thématique de l’inceste (une première dans le genre) ; nous sommes d’autant plus troublés d’apprendre qu’il s’agit de sa fille que quelques minutes auparavant nous les avons vu échanger un baiser passionné.

Un scénario non dénué de qualités, des personnages complexes, fouillés, fortement caractérisés et très attachants (n’oublions pas Joseph Cotten assez étonnant en rancher déchu, couard et alcoolique) mais également une réalisation qui ne démérite pas contrairement à ce qu’on a pu lire ici et là. J’aurais tendance à penser qu’il y eut un peu d’aveuglement ou de mauvaise foi de la part des détracteurs de n’y avoir trouvé aucunes fulgurances, aucunes véritables idées de mise en scène. Car, en plus de la fascinante séquence de l’apparition nocturne de Carol Lynley en robe jaune, comment ne pas être frappés par la modernité du montage elliptique de la scène au cours de laquelle O’Malley donne une leçon de “rodéo” à une forte tête, la confusion de ce dernier étant exprimée uniquement par la mise en scène ? Comment ne pas être captivés par celle d’une grande intensité au cours de laquelle Joseph Cotten se fait publiquement humilier puis tuer et qui, par sa sécheresse, rappelle le meilleur d’Anthony Mann et notamment la sortie du saloon par les trois personnages principaux des Affameurs (Bend of the River) ? Plus encore, comment ne pas reconnaitre une étonnante leçon de virtuosité dans la longue et magnifique scène qui se déroule pedant la tempête de poussière : gestion de la montée dramatique, mouvements de caméra, montage, construction, cascades ; tout est “mixé” à la perfection et fait atteindre à ce moment précis des sommets à ce très beau western. Quant au duel final que nous avions déjà évoqué un peu avant, dans sa gestion de l’espace, de la dilatation du temps, du montage et du placement des protagonistes, il constitue un remarquable point d’orgue au film, un modèle du genre arrivant à faire accroitre la tension jusqu’au climax auquel s’ensuit un final tout en apaisement et sobriété, à nous faire venir des larmes aux yeux. D’innombrables moments qui témoignent du savoir-faire du cinéaste et qui prouvent qu’il ne s’est pas autant désintéressé de son film qu’il a bien voulu le dire. Sûrement une amertume a postériori de ne pas avoir eu les coudées franches sur le tournage, lors du montage et de la postproduction mais en aucun cas son film ne semble bâclé.

Hormis son rythme inégal et pas toujours bien maîtrisé, une absence d’idées dans sa mise en scène, la fadeur de Rock Hudson et la naïveté de certains séquences, on a également souvent reproché au film ses plans nocturnes tournés en studio ; certes les toiles peintes sont visibles mais quels éclairages et quelle photographie ! Ernest Laszlo accomplit ici des petits miracles avec l’utilisation de ce bleu marine très profond mélangé avec le jaune de la lumière provenant de différentes sources. Alors que ces séquences renvoient au western classique des années 40/50, les scènes de jour font plus contemporaines, utilisant avec talent les décors extérieurs du Mexique, avec notamment les restes d’architecture espagnole tels ces arches et ces aqueducs en ruine que nous connaissions déjà grâce à Vera Cruz. La musique du film n’est pas non plus à négliger, signée Ernest Gold pour l’ensemble mais avec un thème principal écrit par Dimitri Tiomkin, variations autour de la chanson Pretty Girl In The Yellow Dress. The Last Sunset (beau titre poétique qui préfigure le fatum final) nous propose un mélange harmonieux de classicisme parfois assez naïf (avec les séquences autour du feu, celle du petit veau sauvé par Rock Hudson…) et de modernité avec la sécheresse de ses quelques éclairs de violence, une décontraction d’apparence et des thèmes bien plus adultes et audacieux que la moyenne comme le suicide, la sexualité et l’inceste. A partir d’un postulat de départ assez banal ou déjà vu des dizaines de fois (une chasse à l’homme doublée du convoyage d’un troupeau), El Perdido est un western intelligent dans le fond, souvent brillant sur la forme, mêlant avec habileté et efficacité thèmes traditionnels et plus contemporains. Il est temps de redonner à ce western mélodramatique la chance qu’il mérite car, de par son ton insolite assez unique, loin d’être raté ni mineur, il laisse au contraire une empreinte durable dans le genre et dans le cœur des aficionados ! Une belle parenthèse lyrique au sein de la filmographie assez brutale du “gros Bob”.

En savoir plus

La fiche IMDb du film

2015 – 03 – 08 : The Killing Of Sister Georges (1968) de Robert Aldrich

The Killing of Sister Georges de Robert Aldrich : textes + 2 extraits + autres analyse

“Faut il tuer Sister Georges” est un film “coup de poing” de Robert Aldrich : un film excellent à découvrir mais qui n’est pas forcément facile à appréhender ni par le sujet ni par la mise en scène.

  • Critique du monde de la télévision

Robert Aldrich a travaillé à ses débuts comme réalisateur à la télévision : il connait ce monde dont il dresse un portait féroce impitoyable. Sister George est le personnage principal et populaire d’une série (prude !) qui va peu à peu être évincé. Les productrices et scénaristes sont motivées par l’audience, la rentabilité et la popularité. L’actrice va sombrer lentement.

Beryl Reid (Sister George/june)
  • Duo d’actrices

June (Sister George) (Beryl Reid)  et Childie (Susannah York) sont les deux personnages principaux et leur prestation est éblouissante.  June est tour à pathétique et émouvante, vulgaire, sensible, manipulatrice. Childie est alternativement dure, fragile, séduisante, esclave et manipulatrice. Robert Aldrich pousse ses deux actrices au bout (à bout ?) dans des scènes difficiles à la fois nuancées et outrancières.

 

  • Mis en scène, mise en abîme

Le film est long (2h20), éprouvant mais envoûtant, intense avec de longues scènes où on ne sait si l’on va sourire (un peu) ou être triste (touché). La mise en scène est une lente mise en abîme d’une actrice, d’une femme, d’un couple.

  • Lesbiennes

Robert Aldrich qu’on n’a jamais pu qualifier de réalisateur aux idées manichéennes, simplistes, machistes (malgré les apparences – films de guerre, westerns) aborde le thème de l’homosexualité féminine, avec nuances mais néanmoins frontalement.

  • Films engagés

Robert Aldrich après le succès des 12 salopards 1967 (film pas aussi simpliste qu’il n’y parait), réalisent en 1968 deux films engagés et critiques sur le monde du cinéma (The Legend of Lylah Clare) et de la télévision (The Killing of Sister Georges ).

Alors The Killing of Sister George (être en forme pour le visionner) difficile de sortir joyeux mais aussi reconnaissons qu’on peut être touché par un film fort et unique.

  • Extraits

Une scène (poignante) : June vient d’apprendre qu’elle perdrait son role dans la série Sister George. Elle écrit des (fausses) lettres de spectateurs mécontents. Childie tente de la réconforter mais se détache peu à peu d’elle.

Scène June Childie : le personnage sister George a disparu de la série

June retrouve un peu d’enthousiasme. Elle part avec Childie dans un bar lesbien faire un numéro de Laurel et Hardy.

Scène June Childie en Laurel et Hardy

Continue reading “2015 – 03 – 08 : The Killing Of Sister Georges (1968) de Robert Aldrich”

Faut il tuer Sister Georges : un article

Un article intéressant sur le film coup de poing de Robert Aldrich

Faut-il tuer Sister George – The Killing of Sister George, Robert Aldrich (1968)

Sur le petit écran Sister George est une avenante vieille dame qui prodigue conseil et bonne humeur dans le feuilleton familial rural Applehurst. Dans la réalité il en va tout autrement de son interprète June Buckridge (Beryl Reid), lesbienne, alcoolique, caractérielle, jalouse et égocentrique. Lorsque suite à ses provocations son rôle se voit menacé de disparition, June perd lentement pied et mène la vie dure à sa petite amie Childie (Susannah York).

Les travers du monde du spectacle constituent une thématique récurrente chez Aldrich qui à cette époque lui a déjà consacré trois films, Le Grand Couteau, Mais qu’est il arrivé à Baby Jane? et Le Démon des femmes (celui ci sortit la même année que ce Sister George). Après Hollywood et le théâtre, c’est au milieu des séries télévisées que Aldrich consacre son portrait au vitriol en adaptant une pièce de Frank Marcus. Ego surdimensionné, phrases assassines assenée de visu ou en messe basse, rivalités de tout les instants, tout les aspect néfastes habituels sont ici accentués par l’urgence continuelle d’un show tv dépendant de l’audimat et pour les acteurs, de la popularité des personnages qu’ils incarnent.

 

Les acteurs se confondent bien plus avec leur double télévisé que dans d’autres cercle artistique après plusieurs années d’interprétation au quotidien et lorsque celui ci est amené à disparaitre c’est forcément une partie d’eux même qui meurt également. June en est un parfait exemple, la plupart de ses connaissances ou des passant l’appelant désormais “George”.

On assiste donc à la lente et inéluctable descente aux enfers professionnelle et intime de June, entre les humiliations diverses sur le plateau et l’enfer qu’elle fait vivre à Childie, femme enfant incarnée avec une belle fragilité Susannah York. Aldrich retrouve la tonalité théâtrale (voir même du soap opera tv que Aldrich parodie en reprenant les codes par instants) et outrancière de Baby Jane lors de ses joutes domestiques à la violence psychologique insoutenable où le caractère dominateur de June explose littéralement. Beryl Reid livre une prestation incroyable : grotesque, pathétique pitoyable et détestable, le goût d’Aldrich pour les interprétations outrancière (à la manière d’un kubrick poussant souvent ses acteurs dans se sens) atteint ici des sommets.

Autre grande audace, illustrer ouvertement et sans sous entendus une relation lesbienne. Celle ci est vu sous un jour néfaste (voyant Aldrich accusé à tort d’homophobie) surtout pour démontrer la schizophrénie latente de June entre la grenouille de bénitier de l’écran et la réalité, et Aldrich se plaît à profiter de la censure plus souple pour montrer le temps de quelques séquences le milieu homo underground londonien de l’époque (sans parler d’une scène hors champ sacrément osée où June éméchée fait des avances poussées à deux jeunes nonnes….).

Tout racolage inutile est évité, la vraie scène saphique intervenant en conclusion pour montrer que les carrières se font et se défont par l’intermédiaire du sexe ou du pouvoir. Sans ces deux atouts, survivre dans ce milieu s’avère très précaire comme le démontre un final terrible et désabusé. Encore un excellentissime Aldrich, auquel on peut juste reprocher (un peu comme Baby Jane en fait) une durée un poil excessive pour ce qu’il raconte (2h20 tout de même).

Continue reading “Faut il tuer Sister Georges : un article”

2015 – 03 – 02 : Robert Aldrich

Très interessant article sur Robert Aldrich.

**************************************************************************************

http://www.critikat.com/panorama/retrospective/robert-aldrich.html

Le monde est une faune, par Clément Graminiès

Robert Aldrich

Pour sa rentrée, la Cinémathèque Française nous propose de redécouvrir l’intégralité des œuvres de Robert Aldrich. Cinéaste parfois inégal et souvent polémique, il n’en reste pas moins unique dans son traitement de la violence et dans son positionnement à Hollywood. Aussi bien à l’aise dans le western, dans le film de guerre que dans les portraits au vitriol de l’industrie cinématographique, il peut même se targuer d’avoir réussi quelques incursions dans le mélodrame. Morceaux choisis.

De Robert Aldrich, réalisateur américain né en 1918 et décédé en 1983, on ne retient surtout que deux énormes succès publics : Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (1962) et Les Douze Salopards (1967), ce qui lui valut l’étiquette de metteur en scène ambigu, développant un goût (trop ?) prononcé pour le grandiloquent et la violence. Mais de cette filmographie extrêmement variée, faite de succès critiques (dans les années 1950), de succès publics (dans les années 1950 et 1960), d’échecs critiques et publics (répartis irrégulièrement sur l’ensemble de sa carrière), il serait fort dommage de réduire le cinéma d’Aldrich à son agressivité (des thèmes abordés, de la mise en scène) et de ne pas s’intéresser au caractère profondément transgressif et progressiste de cette palette d’œuvres que la Cinémathèque nous propose aujourd’hui de redécouvrir dans le cadre d’une rétrospective spéciale.

Né le 9 août 1918 aux États-Unis, Robert Aldrich, issu d’une famille aisée, se prédestinait à une carrière de financier qui ne le passionnait guère. Optant pour un changement radical de milieu professionnel, il intègre les célèbres studios de la RKO en 1941 en qualité d’assistant metteur en scène. Rapidement, il travaille avec les plus grands et associe son nom à quelques films qui font date dans l’histoire du film noir, toujours imprégné d’un réalisme social (L’Emprise du crime de Lewis Milestone en 1946, Sang et or de Robert Rossen en 1949). Mais surtout, il collabore avec des cinéastes qui connaissent ou vont connaître l’exil, toujours liés à une réalité historique et politique qui n’aura de cesse d’intéresser Robert Aldrich. En 1944, il assiste Jean Renoir sur L’Homme du sud et en 1949, Max Ophuls sur l’excellent mais assez peu connu Pris au piège, réalisateurs tous deux exilés d’Europe suite à l’embrasement de la Seconde Guerre mondiale. En 1952, il est présent aux côtés de Charlie Chaplin dans Les Feux de la rampe, dernier film du maître du burlesque sur le sol américain avant son exil forcé en Europe pour cause de maccarthysme.

Ces expériences, dont il dira plus tard qu’elles lui ont permis d’apprendre énormément sur le métier de la mise en scène, l’amènent en 1952 et 1953 à mener seul ses premiers projets en réalisant notamment quelques épisodes pour la télévision. Après un premier long métrage où il dirige Edward G. Robinson, Robert Aldrich est repéré par le prolifique Burt Lancaster qui décide de lui confier la réalisation d’un western pro-Indien (comme Hollywood en produit quelques-uns depuis le succès de La Flèche brisée de Delmer Daves en 1949). Ce sera Bronco Apache.

Le système et l’individu

Dès cette première réalisation, Robert Aldrich dessine une thématique qui va parcourir sous différentes formes l’ensemble de son œuvre : le rapport d’un individu face à un système qui n’hésite pas à le broyer en dépit de toute la légitimité qui lui est reconnue. Avec la question de la condition des Apaches dans Bronco Apache, il commence donc très fort. Dans ce western qui reprend a priori tous les codes du genre, il dessine le portrait d’un ultime résistant à l’invasion européenne, un Apache incarné par le progressiste Burt Lancaster. Dans ce film, nulle question de glorifier les combats qui opposent les deux camps en s’intéressant à la lente conquête d’un territoire. Ce que capte avant tout Robert Aldrich, c’est la confrontation de deux cultures ancestrales qui peinent à se rencontrer, et surtout l’obstination d’un Indien qui refuse l’inévitable (son peuple succombe aux promesses d’intégration de l’homme blanc) en tentant de s’opposer seul, au péril de sa vie, uniquement guidé par ses convictions et sa volonté de défendre sa culture et son histoire. Ce film bénéficie d’une suite officieuse, Fureur apache, tournée en 1973 avec le même Burt Lancaster cette fois-ci passé dans le camp de l’homme blanc. Œuvre largement décriée pour son discours complexe et politiquement incorrect sur la violence des rapports entre les Européens et les Indiens (au point d’avoir fait passer Aldrich pour un metteur en scène raciste), Fureur apache n’est rien d’autre qu’une très efficace hagiographie d’un contexte historico-politique où les notions de gloire et de conquête se sont fait totalement supplanter par celle d’une simple survie dans un milieu hostile. Dans la majeure partie des scènes où la grandeur des paysages rappelle le mythe positif de la conquête de l’ouest, difficile de ne pas être choqué par la violence sèche d’un homme se suicidant sans réfléchir pour échapper à la barbarie de ses ennemis. Ici, c’est toute la mythologie d’un nouveau pays qui se retrouve mise à mal face à l’absurde disparition de ses pionniers au sein d’un système qui n’est plus en mesure de poser la moindre valeur morale (des deux côtés des combattants) sinon celle de sa propre survie.

L’autre genre dans lequel Robert Aldrich s’est illustré avec brio reste très certainement ce qu’on appelle le film de guerre. Mais encore une fois, sous couvert de montrer la violence qui régit les relations entre l’individu et le système, le réalisateur fait preuve d’une audace qui lui vaudra les foudres du système hollywoodien. En 1957, lorsque sort Attaque !, l’antimilitarisme criant de l’œuvre fait suite à la parabole saisissante qu’Aldrich avait orchestrée sur le thème du maccarthysme avec ce qui est encore aujourd’hui considéré comme son plus grand film, En quatrième vitesse (1955). Le positionnement du réalisateur en faveur d’un pacifisme et le rejet qu’il affiche sans aucune ambigüité à l’encontre des dérives autoritaristes observées dans son propre pays lui valent une réputation de traître et d’ennemi des valeurs américaines. Dans Attaque !, l’image de l’armée est à ce point dégradée que l’US Army refuse d’apporter son soutien au réalisateur, une première dans l’histoire du cinéma. On y voit un bataillon de soldats sacrifié en raison de l’incompétence et de la lâcheté d’un haut-gradé ou encore la hiérarchie plier sans aucune déontologie parce que certains intérêts personnels viennent empêcher le massacre de nouveaux hommes. Pas bien plus glorieuse, l’armée n’hésite pas à recruter des violeurs et des tueurs de sang-froid dans Les Douze Salopards afin d’organiser une mission suicide qui s’avère déterminante dans son plan d’action. Ce groupe d’hommes (pour lesquels le spectateur ne peut avoir qu’une empathie limitée compte tenu du passif de chacun) n’en reste pas moins de la chair à broyer pour un système indifférent au sort de l’individu et qui fait fi de ses propres valeurs pour mener à bien une opération militaire. La décoration des survivants – pourtant condamnés à mort en ouverture du film pour leurs méfaits – ne peut avoir qu’une valeur ironique dans la mesure où leur statut de tueur leur vaut deux reconnaissances diamétralement opposées, avant et après l’opération.

En 1971, lorsque Robert Aldrich réalise l’excellent Pas d’orchidées pour Miss Blandish et sa banale prise d’otage d’une jeune femme riche par une bande de malfrats, son attention se concentre progressivement sur la manière dont les milieux sociaux (totalement codifiés) influent sur l’individu et le rendent totalement prisonnier d’un système de valeurs qui le dépasse. D’un côté, la jeune Barbara Blandish apprend à ses dépends que l’honneur et la dignité propres à son milieu social prévalent sur son existence tandis que l’un de ses ravisseurs, l’un des frères Grissom tombé éperdument amoureux de sa proie, mène toute sa famille à la mort par simple rejet d’un plan qui ne laissait plus la moindre place à ses sentiments.

Règlements de compte à Hollywood

Même si Robert Aldrich faisait ses armes depuis déjà une dizaine d’années en tant qu’assistant réalisateur, il ne lui a pas fallu attendre très longtemps avant de charger le système hollywoodien au point d’en faire une de ses principales thématiques. C’est en 1955, qu’Aldrich (alors âgé de 37 ans seulement) ouvre les festivités avec un film resté assez méconnu, Le Grand Couteau. Difficile de ne pas penser au destin tragique de l’acteur John Garfield dans cette adaptation d’une célèbre pièce de théâtre qui retrace le parcours d’un acteur-star écrasé par le système hollywoodien qui lui refuse toute liberté et qui le marginalise, notamment en raison de ses convictions politiques. Dans la cadre très fermé d’une villa luxueuse, un acteur (admirablement interprété par Jack Palance qu’Aldrich retrouvera deux ans plus tard dans Attaque !) tente de rompre son contrat qui le lie à un célèbre et véreux producteur de cinéma, synthèse à peine caricaturée d’hommes de main sévissant à Hollywood et que le réalisateur a déjà côtoyés lors de ses précédents sujets. Vision extrêmement pessimiste de cette industrie qui n’a jamais hésité à modeler ses stars telles des poupées et à les rejeter violemment lorsque celles-ci ne représentaient pas suffisamment les valeurs américaines, Le Grand Couteau est une nouvelle démonstration du savoir-faire d’Aldrich dans l’économie de moyens et la sècheresse de ses plans qui enferment sans aucune ambigüité la violence des rapports qui régissent les principaux personnages.

Contraint à un exil européen qui ne lui sera pas bénéfique sur le plan artistique suite au rejet dont il souffre aux États-Unis, Robert Aldrich revient sur le devant de la scène avec un des films les plus violents qui soient sur Hollywood, Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (1962). Ici, il fait appel à deux des plus grandes actrices de l’industrie, Bette Davis et Joan Crawford. Sœurs ennemies, se disputant les rôles et une autorité incontestée sur le système des Studios, les deux femmes deviennent des monstres de cinéma, au sens propre comme au sens figuré. Robert Aldrich guette leur affrontement, la tension toujours ascendante entre ces deux stars sur le retour qui n’ont jamais digéré un succès aujourd’hui révolu. Avec son maquillage outrancier qui lui donne des airs de clown triste dans le plus sordide des cirques, Bette Davis s’expose sous un jour qui est alors en totale rupture avec l’imagerie du glamour hollywoodien. Les scènes s’étirent, le rythme épuise le spectateur, la perversité ne marque jamais de trêve car ces deux sœurs-là, traumatisées à jamais par une image publique qui les a façonnées et à qui elles doivent tout, n’ont plus d’autres raisons de vivre que de se pourrir la vie mutuellement, dans l’espoir désespéré de ravir à l’autre ce qui lui reste de bons souvenirs de sa gloire passée. En 1962, si le système des studios voit progressivement son monopole s’effriter (popularisation de la télévision, censure moins forte, arrivée de films européens), l’image des stars reste encore sacrée. Autant dire que le film bénéficie d’un accueil houleux lors de sa première projection au festival de Cannes, Robert Aldrich étant accusé de salir l’aura de deux stars vieillissantes qu’on aurait certainement aimé voir jouer les grands-mères modèles. Si la critique accueille Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? très froidement, le public fait un triomphe au film, ce qui incite le réalisateur à proposer une déclinaison du « mamie murder movie » avec Chut… chut… chère Charlotte. S’entourant des mêmes acteurs, il ne recule devant aucune outrance stylistique et met encore à mal le glamour hollywoodien. Aux côtés de Bette Davis, Joan Crawford a laissé la place à la brillante Olivia De Havilland, l’une des premières à avoir osé casser l’image sublimée des actrices dans deux plus anciens films, La Fosse aux serpents en 1948 et L’Héritière en 1949.

En 1968, après le succès des Douze Salopards qui lui a permis de monter sa boîte de production, Robert Aldrich se lance coup sur coup dans deux projets pour le moins ambitieux : Le Démon des femmes et Faut-il tuer Sister George ? Le premier s’attaque à un sujet particulièrement en vogue, hier comme aujourd’hui : le biopic. Une jeune femme interprétée par Kim Novak rêve de devenir actrice et se voit confier, grâce à sa ressemblance physique avec une célèbre actrice défunte, le rôle principal du film qui lui est consacré (ironie du sort parfaitement intégrée par Aldrich lorsqu’on sait que Novak a été lancée par les studios pour concurrencer la plantureuse Marilyn Monroe, décédée prématurément). Si on pouvait s’attendre à une mise en abyme d’Hollywood avec ses dérives féroces mais toujours dans le plus strict respect du septième art (à l’image de Vincente Minnelli dans Les Ensorcelés par exemple), il n’y a chez Robert Aldrich aucune volonté de ménager qui que ce soit : égocentrisme, tyrannie, désirs sexuels mal assouvis, Hollywood devient alors le lieu de toutes les dérives et de toutes les névroses, une faune dangereuse qui ne construit sa légende que sur la mort de ses stars. Sans plus attendre et quitte à mettre à mal sa place à nouveau confortable dans l’industrie cinématographique, Robert Aldrich enchaîne sur un sujet encore moins fédérateur, Faut-il tuer Sister George ? Beaucoup moins connu que son prédécesseur et échec cuisant au box-office, le film s’intéresse cette fois-ci à une actrice vieillissante de soap-opéra anglais. Star d’une série lénifiante qui glorifie des valeurs respectables, l’actrice incarnant la fameuse Sister George est dans en privé une femme vulgaire, tyrannique, alcoolique et toxicomane. Détail qui n’est pas des moindres, elle tient une place importante dans le milieu lesbien londonien et vit une relation tumultueuse (faite d’humiliation et de persécutions) avec sa jeune petite amie, brillamment interprétée par Susannah York. Connue pour ses excès, l’actrice voit son personnage dans la série menacer d’être supprimé afin de répondre aux pressions de l’église qui ne voit pas d’un si bon œil qu’une sœur soit jouée par une femme aussi peu conventionnelle. Encore une fois, dans ce portrait aussi pathétique que ceux observés dans Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, Robert Aldrich se soucie peu de l’empathie du spectateur pour ses personnages. Dur, sec, privilégiant les décors oppressants, le réalisateur capte avant tout la perversité d’un système qui produit ses propres monstres et n’hésitent pas à s’en débarrasser dès que l’image public n’est plus raccord avec les personnages incarnés. Violent sur le plan psychologique, Faut-il tuer Sister George ? joue – jusque dans le titre – sur l’ambivalence actrice/personnage et s’interroge une nouvelle fois sur l’impuissance d’un individu – quel qu’il soit – face à un système qui n’a aucun scrupule à organiser minutieusement son assassinat (réel ou symbolique).

La violence par fulgurance

On a souvent reproché à Robert Aldrich de faire preuve d’une certaine complaisance à montrer des scènes de violence comme si celles-ci étaient dépourvues de tout discours ou de toute correspondance par rapport aux scènes qui les précèdent. Chez le cinéaste, pourtant, mis à part cette frontalité très sèche qui ne ménage jamais le spectateur, il est bien difficile de déceler une fascination ambiguë pour ce qui serait dénoncé. La violence ne s’étire jamais et n’est jamais banalisée. Au contraire, elle intervient par soubresauts, au moment où on ne l’attend pas forcément, preuve d’un pessimisme réel chez un cinéaste pour qui la sérénité ne pouvait jamais totalement se traduire à l’écran.

Dans ce qui reste l’un de ses films les plus fameux, En quatrième vitesse (1955), la violence est prégnante dans chaque plan mais jamais démonstrative. Il suffit par exemple de se laisser porter par l’étonnante vivacité de ce plan d’ouverture où l’on voit une jeune femme paniquée se précipiter au bord de la route, tenter d’arrêter de nuit toutes les voitures passant par là (quitte à se faire renverser), espérant échapper à une menace que le réalisateur ne nous permettra d’identifier que très tardivement. Les scènes qui s’en suivront n’auront pas d’autres objectifs que de nous faire sombrer dans une paranoïa à la limite du supportable (victime torturée à mort, phrases énigmatiques, quête abstraite d’une menace imminente), confortée par le choix du réalisateur de faire de son détective une figure de anti-héros assez minable. Si la scène finale aux relents totalement apocalyptiques pourrait être la parfaite synthèse de ce choix esthétique de faire apparaître la violence par fulgurance, la maîtrise de Robert Aldrich du noir et blanc est aussi déterminante, en créant notamment des clairs-obscurs et des zones d’ombre qui laissent toujours entendre que l’écran est un trompe-l’œil qui nous cache une grande partie de ce que nous sommes censés savoir. Si ce savoir-faire se décline à nouveau dans Le Grand Couteau, on le retrouve également avec plus de surprise dans ce qui reste sa seule incursion dans le mélodrame, Feuilles d’automne (1956). Projet calibré pour concurrencer Douglas Sirk qui s’octroie alors les faveurs du grand public (mais pas encore de la critique), le film d’Aldrich s’intéresse au parcours d’une veille fille (déjà interprétée par Joan Crawford) qui a consacré toute sa vie à s’occuper de son père malade et qui se découvre la possibilité de vivre pour la première fois une histoire d’amour avec un homme beaucoup plus jeune qu’elle. Toute comparaison avec Tout ce que le ciel permet s’arrête là puisque le réalisateur va saborder toutes les conventions espérées et proposer un film malade, à la limite de la schizophrénie. Le visage de Joan Crawford (qui a décidément été créé pour les clairs-obscurs) est un mélange d’espoir naïf et de violente résignation face à ce dont la vie l’a privé pendant de trop longues années. Au menu de ce mélo, Aldrich ne lésine pas sur les rebondissements susceptibles de malmener ses personnages de convention : désirs refoulés, angoisse de castration, complexe d’Œdipe non résolu, psychanalyse mal digérée, meurtres, suicides. S’il ne fallait retenir qu’une seule scène de cet étrange « mélo », ce serait probablement celle qui oppose Crawford à son jeune amant qui, après l’avoir molestée d’une violente gifle qui la cloue au sol, tente de la tuer en lui jetant une lourde machine à écrire sur le visage et qui échouera finalement sur la main de la pauvre femme. A travers cette scène, le réalisateur teste notre tolérance à l’insupportable. Une femme altruiste, qui plus est incarnée par une actrice on ne peut plus respectable, est maltraitée par un jeune premier à qui on aurait volontiers prêté les traits du prince charmant au point d’en devenir un personnage totalement vulnérable et soumis.

Dans Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, la violence apparaît également par brides dans des scènes qui ne s’y prêtaient pas nécessairement. Robert Aldrich fait preuve d’une cruauté très frontale lorsqu’il montre la jeune Baby Jane chanter sa ridicule chanson pour son père défunt face à une assemblée aussi stupide que complaisante face aux talents vraisemblablement limités d’une jeune tête blonde. Mais le plaisir narcissique ressenti par la jeune artiste en herbe face à sa sœur frustrée de ne pas vivre la même consécration restera l’enjeu de toutes les confrontations des deux sœurs vieillissantes. Entre l’une clouée sur sa chaise suite à un accident de voiture aux origines obscures et l’autre ayant renoncé à toute sa superbe pour sombrer dans l’alcoolisme le plus notoire, rien ne laissait pourtant pressentir que le film irait jusqu’à représenter la violence physique de l’une envers l’autre (Crawford frappée au sol par une Bette Davis déchaînée) ou encore la cruauté de s’offrir un immonde rat en guise de dîner. Cette violence totalement outrée – qu’on a reprochée à Aldrich à l’époque – flirte encore plus avec un grand-guignol totalement volontaire dans Chut… chut… chère Charlotte. Tout comme dans Feuilles d’automne où l’existence d’un couple laisse imaginer quelques conventions romantiques, Robert Aldrich est exactement là où on ne l’attend pas. Un amour frustré se transforme en meurtre à la hache au cours d’une soirée mondaine, une robe blanche perd toute sa dimension virginale lorsque le sang de la victime se localise exactement au niveau du pubis de la jeune femme et le spectre d’un amoureux passé devient en un éclair de seconde un macabre tronc décapité. La folie paranoïaque qui régit tous les rapports humains dans Chut… chut… chère Charlotte se traduit par d’inattendus retournements de situation qui sont autant d’éclairs de lucidité on ne peut plus violents – et même insupportables visuellement – sur l’impossible réconciliation des personnages avec leur propre histoire. Et c’est exactement cette même conscience – d’une solitude synonyme de mort – qui conduit l’actrice à saccager le plateau de tournage qui a organisé son propre assassinat dans Faut-il tuer Sister George ?

Dans Les Douze Salopards ou encore Pas d’orchidées pour Miss Blandish, les scènes de fusillade finales interviennent à un moment où le spectateur avait suffisamment pris de repères auprès des différents personnages pour ressentir la violence très concrète de leur disparition soudaine. Encore une fois, ne nous trompons pas en taxant le réalisateur de complaisance lorsqu’il filme longuement ces scènes meurtrières. Dans Les Douze Salopards, la fusillade n’est que le point d’orgue de ce que le film a minutieusement orchestré pendant deux heures, rappelant de fait que la guerre n’a finalement pas d’autre objectif que de consommer de la chair humaine. Là où le film s’étendait en longues scènes de dialogues qui donnaient la possibilité à ses personnages d’exister au-delà de ce qui les définissait (des repris de justice), la scène de fusillade saborde d’un coup tout le caractère modérément intimiste du film. C’est le même constat pour Pas d’orchidées pour Miss Blandish où la famille, pour laquelle on ne peut avoir qu’un attachement relatif, est réduite en lambeaux lors d’une scène mémorable où la police nie d’un bloc l’existence de ces malfrats dont les liens allaient pourtant au-delà des enlèvements qu’ils orchestraient.

En 1975, en réalisant La Cité des dangers avec Burt Reynolds et Catherine Deneuve, Robert Aldrich va encore plus loin dans la représentation par contrastes et fulgurance de cette violence. La première scène du film s’ouvre sur la découverte de jeunes enfants découvrant un cadavre de femme assassinée (comme dans La Nuit du chasseur de Charles Laughton). Tout au long du film, le réalisateur ne cessera de faire cohabiter dans le même plan la pureté et la souillure. La diaphane et blonde Catherine Deneuve joue les prostituées décomplexées et vit une histoire d’amour contrariée pour son amant de flic. La jeune femme retrouvée morte, d’abord reconnue suicidée, voit son cas reconsidéré grâce au père de celle-ci, incapable de faire le deuil de sa fille idéalisée. L’enquête finira par révéler que la jeune femme aux allures virginales était en fait impliquée dans un réseau de prostitution très louche, vidéos pornographiques à l’appui. Le réalisateur déploie une nouvelle fois tout son talent pour mettre à mal les apparences et révéler une réalité bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Le refus du manichéisme : une constante au service d’un humanisme sans concession

Quel que soit le genre dans lequel il s’illustrait, Robert Aldrich s’est toujours attaché à dessiner une réalité hautement complexe qui réfute toutes les étiquettes, toute identification claire et rassurante du bien et du mal. Son exigence envers l’individu et le politique n’a jamais pu se satisfaire d’un discours monolithique qui distribuerait avec un soupçon de condescendance les bons et les mauvais rôles. Dès 1954, lorsqu’il tourne un western pro-Indien avec Bronco Apache, il lui est impossible de dessiner le portrait d’un Indien qui aurait tous les droits face aux colons blancs qui auraient tous les torts. La restitution du système politique et du contexte historique n’ont pas pour but de déresponsabiliser l’individu face à des enjeux qui le dépassent – bien au contraire – mais de restituer l’absence d’évidence d’un monde qui n’a rien de donné, propos qui sera relayé de manière bien plus violente encore dans Fureur apache vingt ans plus tard.

C’est certainement pour cette raison que Robert Aldrich, à l’inverse d’un John Ford par exemple, n’a jamais ressenti la moindre fascination pour la figure du héros. Dans Vera Cruz (1954), si l’action prend pour cadre l’alliance de cow-boys américains et de rebelles mexicains, la motivation des premiers n’est jamais politique ou éthique. La seule valeur qui gouverne ces justiciers du grand Ouest est l’argent, les promesses de récompense que leur octroie leur engagement auprès de ceux qui, au contraire, se battent pour une idée bien plus noble : leur liberté. Cette même figure du anti-héros, si elle est évidemment au centre d’un film comme Les Douze Salopards, est également le moteur d’un film noir comme En quatrième vitesse. Au centre de l’action, un détective minable spécialisé dans de sordides affaires d’adultères décide de s’intéresser au cas de cette jeune femme poursuivie puis torturée à mort uniquement par pur intérêt de représentation sociale. Ce cas, loin de ce qu’il représente en simples termes d’une quête de vérité, est l’ultime occasion de se refaire une réputation, de se défaire d’une étiquette un peu trop pesante. Le seul héros qui trouve grâce aux yeux du réalisateur, c’est la figure de l’acteur qui refuse de se soumettre au diktat des studios hollywoodiens dans Le Grand Couteau… mais à quel prix ?

Où est donc le bien pourrait-on alors s’interroger à la vue des films de Robert Aldrich ? Certainement pas non plus dans son diptyque Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? / Chut… chut… chère Charlotte où la parfaite maîtrise des clairs-obscurs ne donne malheureusement aucune certitude sur l’identification des « bons » et des « méchants ». Dans ces deux films, jamais l’adage de Jean-Paul Sartre, « l’enfer c’est les autres », n’a pris autant de sens dans la mesure où chacun semble prendre un malin plaisir à réveiller chez l’autre ses pires cauchemars. Sous l’abnégation que certains s’attachent à représenter, se cachent en fait les perversités les plus malfaisantes. Dans ces deux films, Bette Davis est-elle son pire ennemi en déversant d’incessants flots de haine ou est-elle la victime d’une manipulation d’une insoupçonnable cruauté ? Si elle n’est qu’une victime, comment analyser ce consentement qui fait d’elle une potentielle meurtrière, un nouveau bourreau pour lequel il est impossible d’avoir la moindre empathie ?

Là réside tout le génie du réalisateur. Lorsqu’il dépeint la lente agonie d’une actrice de série dans Faut-il tuer Sister George ?, il fait de cette femme – pourtant victime – un monstre de perversité et de vulgarité qu’on plaint finalement d’être à ce point broyée par un système qui l’a totalement fabriquée, même en coulisses. Robert Aldrich n’aurait-il que du mépris pour ses personnages au point de s’amuser de leur petitesse ? Au contraire, c’est au nom d’un idéalisme et d’un humanisme sans concession, que ses films ne se sont jamais suffit à construire d’évidentes situations identificatoires qui amèneraient le spectateur à prendre un parti sans ambiguïté. Ce qui passionne Aldrich, ce n’est pas la lisibilité d’un monde où il suffirait de choisir son camp ; aucun personnage n’est en mesure de rassurer et ne cesse de nous renvoyer une image finalement peu flatteuse de nous-mêmes. Mais le réalisateur n’est pas pour autant un insensible qui pose une exigence théorique de ce que devrait être le monde : le cow-boy véreux de Vera Cruz a les traits d’un Gary Cooper fatigué, Baby Jane n’est qu’une enfant vieillie exposée trop tôt sur la scène médiatique, Sister George finit dans le désarroi et la solitude la plus totale, Miss Blandish découvre in extremis qu’on peut mourir d’amour pour elle, etc. Robert Aldrich n’a tout simplement pas peur de faire face aux névroses de ses personnages et ne cherche pas à les enrober dans une quelconque justification. Chacun tente tout simplement d’exister pour ce qu’il est, en dépit de toute convention. Et dans le cinéma américain très codé des années 1950 et – dans une moindre mesure – de la décennie suivante, c’est suffisamment rare pour redécouvrir sans plus attendre ces quelques chefs d’œuvre qui font aujourd’hui d’Aldrich un cinéaste incontestablement majeur dans l’histoire du cinéma.

2015 – Un article sur “citizen kane”

Centenaire d’Orson Welles : “Citizen Kane”, un phare à facettes
La célébration du centième anniversaire de la naissance d’Orson Welles est, bien sûr, l’occasion de fêter une nouvelle fois Citizen Kane, qui le fit entrer dans l’histoire du cinéma, et dans la légende. Toujours phénoménal plus de soixante-dix ans après sa sortie, le film vient sur la Croisette dans le cadre de Cannes Classics et fait aujourd’hui ses débuts en Blu-ray dans un coffret plein de documents d’époque édité chez Warner.

Un objet de collection qui a seulement le défaut de comprendre à la fois la version Blu-ray et la version DVD (ça fait monter son prix), et de ne pas donner de sous-titrage pour les commentaires passionnants des deux spécialistes du film, le cinéaste Peter Bogdanovich et le critique Roger Ebert. L’image haute définition rend en tout cas justice à la beauté de Citizen Kane, diamant noir du cinéma américain. Nous en avons retenu dix facettes, les plus brillantes.

Continue reading “2015 – Un article sur “citizen kane””

2014 – 11 – 16 : Jacques Tati et Mr Hulot

Mr Hulot / Jacques Tati
Mr Hulot / Jacques Tati

  • Jaques Tati

Jacques Tati, né Jacques Tatischeff est d’origine française, russe, néerlandaise et italienne. Il est né en France dans une famille aisée. Il abandonne l’école assez vite pour faire son service militaire puis faire du music hall. Assez rapidement il développe un don d’observation et d’imitation qui lui permet de créer de toute pièce une multitude de personnages. Après le music hall il tourne des courts métrages. Il est mobilisé durant la deuxième guerre mondiale. De retour, il réalise son premier film « jour de fête ». Son gout pour la précision, la minutie avec laquelle il règle les différents aspects de ses films et la volonté de contrôler la réalisation de ses films l’empêcheront de réaliser bon nombre de films. Malgré une œuvre assez pauvre (6 longs métrages et une poignée de courts métrages) mais unique, Tati fait partie des réalisateurs essentiels (un peu maudit aussi) du cinéma par son regard sur la société et les individus et par son comique. Ses films peuvent se regarder suivant plusieurs angles tant ils sont riches visuellement, il y a peu de dialogues mais beaucoup de sons.

  •  Mr Hulot : l’observateur invisible et mille personnages

Mr Hulot est un personnage récurrent des films de Tati. Il est emblématique dans l’œuvre de Tati comme Charlot l’est dans l’œuvre de Charles Chaplin : il n est pas vraiment Tati mais Tati s empare du personnage en l’incarnant avec sa grande carcasse et son art du mime. Tati s’inspire et caricature avec tendresse des personnes qu’il a rencontrées dans sa vie et principalement de son voisin architecte Mr Hulot. Tati dit de son personnage Hulot : « C’est alors que j’ai eu l’idée de présenter monsieur Hulot, personnage d’une indépendance complète, d’un désintéressement absolu et dont l’étourderie, qui est son principal défaut, en fait, à notre époque fonctionnelle, un inadapté ».

Dans les films de Tati Mr Hulot est un personnage qui semble être secondaire mais c est le détonateur du comique (comme L’inspecteur Clouseau chez Blake Edwards), c’est aussi un observateur. Il détonne souvent dans le monde qu’il entoure par son originalité. Hulot semble invisible mais il est immédiatement reconnaissable avec son allure longiligne, ses gestes élégants, sa pipe et son chapeau. Tati qui vient du music hall, sait créer avec Hulot milles personnages ou émotions uniquement avec son corps élastique et son visage expressif. Il parle peu, il mime souvent. Avec sa touche, il apporte aux scènes de la poésie. Si Hulot n’apparait pas dans une scène alors on peut repérer un cousin de Hulot qui partage les mêmes émotions.

Tati est un grand observateur de son temps.

 

 

2014 – 11 – Avanti ! de Billy Wilder

Avanti ! (1972)
Avanti ! (1972)

Avanti ! 1972

« Avanti !» est un film méconnu comparé aux autres films de Billy Wilder mais c’est un véritable joyau de la comédie. Comme toujours dans la comédie, il y a quelques grosses ficelles : un adultère et un cadre romantique (l’Italie en été). Mais Billy Wilder agrémente son histoire d’un duo improbable et de deux cadavres assez dérangeants et encombrants.  En ce sens Avanti ! est presque une comédie noire mais ni monocorde ni déprimante.

Un riche homme d’affaires américain coincé (Ambruster – Jack Lemmon) part en Italie pour récupérer le corps de son père décédé en vacances (en Italie : son lieu de villégiature préféré). Sur place, il découvre que son père n’est pas mort seul dans un accident mais avec sa maîtresse (une femme très différente de lui : simple, sans prétentions et sans argent). Il se retrouve si l’on peu dire avec deux corps sur les bras. Au même moment, il tombe nez à nez avec la fille de la maîtresse de son père qui elle aussi vient récupérer un corps et découvre que sa mère n’est pas morte seule.

Surpris, abasourdi, dégouté, Ambruster décidé à en « finir » rapidement va se heurter à l’administration italienne, les pompes funèbres, la mafia et cette fille qu’il prend pour une gourde mais qu’il va peu à peu connaitre et apprécier. Mais rapatrier les corps en cachant la vérité est plus compliqué que prévu.

Porté par ce duo improbable, un scénario malin et de truculents personnages (le directeur de l’hôtel, le croquemort, l’associés de Ambruster livrent  à eux seuls des scènes d’anthologie), le film est jouissif et nous emmène dans une histoire farfelue drôle et émouvante. L’Italie est magnifiquement filmée. Jack Lemmon dans le rôle d’un homme un peu coincé et Juliet Mills un peu fofolle, qui veut faire un régime en Italie (digne héritière de Marylin Monroe ou Shirley Mac Laine) se livrent à de savoureuses joutes verbales. On est dans la comédie dans ce qu’elle a de plus noble : travaillée, jouée avec brio.

Si le film n’est pas aussi connu que « Certains l’aiment chaud » c’est peut être parce cette comédie est d’abord une comédie noire, interprétée à l’ancienne et s’étirant sur plus de deux heures.

Jack Lemmon qui n’est plus un jeune premier mais homme mur est toujours savoureux dans ses rôles de benêt coincée mais qui va devoir sortir des conventions et montrer ses fesses ! Il est définitivement un acteur incontournable des films de Billy Wilder (il tournera encore « Front Page » (1974) et « Buddy Buddy » (1981)).

Si on aime Billy Wilder, on retrouve avec saveur un scénario ingénieux, des rebondissements, des gags permanents, des dialogues ciselés, l’Italie sous ses plus beaux atours (et clichés).

Sinon on découvrira une comédie réussie, un film qui montre qu’on peut trouver de la joie et du bonheur dans la simplicité.

« Avanti ! » est un film à redécouvrir ! avec un « ! ».

Avanti !
Avanti !